OBRAS
XAVIER VILLAURRUTIA
OBRAS
POESÍA / TEATRO / PROSAS VARIAS / CRÍTICA
Prólogo de ALÍ CHUMACERO
Recopilación de textos por
MIGUEL CAPISTRÁN, ALÍ CHUMACERO
Y LUIS MARIO SCHNEIDER
Bibliografía de Xavier Villaurrutia por
LUIS MARIO SCHNEIDER
Letras Mexicanas
FONDO DE CULTURA ECONÓMICA
PRÓLOGO
LA GENERACIÓN DE “CONTEMPORÁNEOS”
PERTENECIÓ Xavier Villaurrutia (1903-1950) a una generación literaria que, unida por
voluntaria afinidad de propósitos y de gustos, hizo de la poesía mexicana un renovado
instrumento de expresión. Cuando la gran generación modernista había dado ya a nuestras
letras sus mejores poemas, y los escritores inmediatamente siguientes —entre ellos de manera
predominante Ramón López Velarde— se preocupaban por ofrecer ante la creación artística
una actitud distante de las de sus antecesores, la generación llamada de Contemporáneos
(1928-1931), nombre de la principal revista en cuyas páginas congregaron sus aspiraciones,
dio el salto y, a veces de manera funambulesca y en ocasiones con el acierto que presta el
acaso de la aventura, arrancaron la poesía de un molde que, por común, empezaba a proliferar
en escritores de parco relieve. Poco había que hacer, con las técnicas en uso, frente al Idilio
salvaje de Manuel José Othón, o frente a algunos poemas de notable estirpe de Salvador Díaz
Mirón, o ante la loada obra de Amado Nervo y la madurez de Luis G. Urbina y Enrique
González Martínez, ni resultaba propicio seguir las huellas de no escasos poetas de
promociones intermedias.
El modernismo no sólo había sido la generación más compacta de las letras mexicanas,
sino que arrostraba el peligro de sobrevivir en poetas que a menudo confundían lo romántico
con lo moderno. Desde Manuel Gutiérrez Nájera, a fines del siglo pasado, hasta la reveladora
aparición de Ramón López Velarde, en plena Revolución mexicana, transcurre una serie de
fechas de gran importancia para la historia de la literatura nacional. Es la madurez de la lírica
en nuestro país, en que los nombres ilustres se suceden y se abordan amplios problemas de las
formas poéticas. Como un cuerpo equilibradamente integrado, aquella época cumple con las
normas estrictas que impulsaron sus propósitos. Ni siquiera los atisbos de López Velarde —
que desbordó su curiosidad más allá de lo francés y supo beber en el verso de algunos
hispanoamericanos mayores— ni los infatigables ensayos expresivos de José Juan Tablada
lograron rescatar de las márgenes modernistas el lenguaje de nuestra poesía, y si, a su hora, el
poeta jerezano sólo engendró prosélitos de endeble consistencia, la lírica hallaba en él un
último eslabón que concluía, si bien brillantemente, las tareas de una escuela que había
cerrado su misión.
Lo decisivo consistía, pues, en que los poetas, los “nuevos” poetas, ejercieran su oficio
dueños de otros propósitos tanto de actitud como de expresión: llevar adelante lo que López
Velarde había soslayado en hábiles versos al atrever irreconocibles imágenes y romper con
órdenes y rutinas que ya habían dado sus mejores galas. Esa tarea, con plena conciencia, fue la
que se propusieron los nuevos escritores. Y así como el modernismo surgió en un principio
como el resplandor de las últimas vertientes francesas, en un tiempo llamado “vanguardismo”
—razón y pecado de la generación de Contemporáneos—, de manera paralela y para insinuar
que la historia se repite, reflejó también en buena porción de su empresa inicial los cambios
que, desde antes de la guerra del 14, se verificaban en las tierras de Francia. En 1920,
Salvador Novo publica en Policromías, periódico estudiantil de la Escuela Nacional
Preparatoria, dos poemas: Mariposa y Budha, a los cuales no es ajena la presencia de
Guillaume Apollinaire. El autor de Calligrames—en esa fecha ya desaparecido, pero
constantemente recordado por amigos y discípulos— opera un superficial influjo que pronto
habría de opacarse ante la llegada a México de los nuevos libros salidos de la pluma de
poetas posteriores, igualmente franceses en su mayoría.
Xavier Villaurrutia soportaba entonces la influencia de Ramón López Velarde, manifiesta
en el primer grupo de sus poemas, y no pocas huellas de Enrique González Martínez, que tan
cerca estuvo siempre de los recién iniciados. Los libros del español Juan Ramón Jiménez, la
agudeza mental del francés Jean Cocteau, las reproducciones de la última pintura europea —en
especial los evasivos cuadros de Giorgio de Chirico— y la aparición fogosa de la pintura
mexicana, con Diego Rivera, José Clemente Orozco y el francés Jean Charlot en los primeros
sitios, ayudaron a acelerar las nuevas concepciones del arte que habrían de hacer doblar la
esquina a la lírica nacional.
Si los anteriores elementos son decisivos para explicarse el arranque de esas experiencias
literarias y comprender cómo, mediante un desbordamiento con características diversas —
sobre todo plásticas y literarias—, se inició aquella generación, hemos de señalar asimismo
en los jóvenes escritores una incisiva curiosidad por todo lo que se relacionara con la
totalidad de las actividades artísticas. Porque no sólo la poesía y la pintura, sino
particularmente el teatro, y la música, la filosofía en uno de ellos, el ensayo, la crítica
propiamente literaria, el periodismo, todo menos la ciencia —salvo el caso extraño de Jorge
Cuesta— atrajo sus mentes ahítas de curiosidad y dueñas de un buen humor que pronto habrían
de perder, tornado en melancolía o en simple desilusión.
Con tales pasiones por la literatura y por el arte, a menudo se adoptó la fórmula que en un
principio Villaurrutia dio de la poesía: “Juego difícil, de ironía y de inteligencia”.1 Y lo que
pudo ser una bien tramada trenza de intrascendente malabarismo —que, con poco insistir,
hubiera contribuido a justificar la tesis de Ortega y Gasset acerca de la deshumanización de la
actividad intelectual más nacida del hombre— supo muy pronto convertirse en un escalón de
la historia de la poesía mexicana. Ya en la revista Ulises (1927-1928), que fue la publicación
que descubrió el juego de los jóvenes, Jorge Cuesta ensaya responder, con ideas aceptadas de
Brunetière, a las opiniones de Ortega. El arte nuevo, caracterizado por la extraña virtud del
“preciosismo”, estiliza la realidad, la deforma: “Lo que quiere decir que la reduce, pero no
que deja de vivirla”.2
Frente a los síntomas románticos, que todavía se ven superpuestos en la poesía de escritores
pertenecientes a promociones intermedias, Cuesta preconiza el predominio de la inteligencia y
aconseja “un arte para artistas”, como quería Nietzsche, “cuyo objeto no fueran sino las
imágenes, las combinaciones de líneas, de colores, de sonidos…”3 ¿No era, al fin, un arte
abstracto lo que se deseaba?
Mucho de lo expresado antes, de acuerdo con el ensayo de Cuesta, impulsó la búsqueda de
caminos desconocidos para la poesía. Pero también es verdad que, años más tarde, después de
sus experiencias en la revista Contemporáneos, a la madurez de las distintas personalidades
correspondió el hallazgo del mundo interior no sólo vedado a los abstraccionismos sino
impregnado de un sentido ante la vida no lejano de un “nuevo romanticismo”. La expresión del
drama interior, tarde o temprano, daría al traste con aquellos fervores juveniles de quienes
empezaban a cambiar el significado del lenguaje poético. Con todo, la tarea principal
consistía en buscar, en forma intencionada y consciente, un nuevo lenguaje que descubriera,
hasta desnudarla, la realidad circundante, manifestada con signos diferentes a los que había
manejado el modernismo. Porque si López Velarde, con su ágil remover formas modernas,
estuvo cerca de alcanzar la técnica y el empleo de palabras que lo hicieran radicalmente
opuesto a sus maestros inmediatos, podemos decir, sin demérito de su singular situación en la
historia de nuestra lírica, que no logró del todo coronar sus propósitos. Por razones evidentes
—pues él mismo ha de quedar clasificado en un primerísimo sitio dentro de las últimas
manifestaciones del modernismo—, sus atrevimientos formales encuentran una velada
raigambre que, si no lo confunde, por lo menos lo emparienta estrechamente con sus
compañeros mayores. Sus atisbos, que al desbordarse tocan la sensibilidad de la generación
anterior, quedan ahí como signos precursores de la vecina tempestad. De él, de su privilegiada
actitud ante el problema de la expresión, Cuesta afirma: “Es el primero que trata de
construirse un lenguaje; antes de él nadie emplea tal desconfianza artística en la elaboración
de su estilo… Es el primero que aspira a obtener, y que logra con frecuencia, aunque
aisladamente, una poesía pura”.4
Hoy nos resistimos a aceptar esa conclusión acerca de la poesía de López Velarde,
después de los varios ensayos que con certeza se han escrito sobre su complicado universo
poético; pero el hecho de que Cuesta señale la “pureza” de la obra velardeana nos indica que
la generación a que perteneció Xavier Villaurrutia hacía suya conscientemente la fórmula de
un arte por el arte, presidido por “un rigor artificial y exagerado”.5 En muy poco diferían de la
inquietud que en todo el mundo occidental hizo que la lírica y el arte se trasladaran hacia
violentas y desmembradas concepciones de un mundo inconsistente y en sostenida crisis. La
pura forma, el simple juego y la premiosa vigilia de la inteligencia iniciaron drásticamente una
renovación ayuna de contenido, pero que habría de apagar de una vez por todas los últimos
aleteos del modernismo. El cisne, al que González Martínez había torcido el cuello en un
celebrado poema, se tornaba digno de la sepultura. Con los nuevos poetas, el modernismo
mexicano empezaba a convertirse en historia.
Si los poetas inmediatamente posteriores a aquella escuela —situados entre dos fuegos por
una corriente que moría y los presagios de un vanguardismo que habría de suplantarla— no
lograron afirmar del todo una “invención” del lenguaje lírico, sí abrieron cauces que
inmediatamente llenaría la nueva generación. A Carlos Pellicer, que asumió la actitud de más
entusiasmo lírico y que era el mayor en experiencia de los escritores de Contemporáneos,
tocó levantar la voz y arriesgarse con un lenguaje que anunciaba el surgimiento de un tono
distinto en la poesía mexicana. Con él, podemos decir que ya nos hallamos en un recinto
diferente, en el cual la musa cumple con añoranza el abandono de aquella gran escuela que en
México dio los mayores nombres y una serie notable de composiciones líricas. Pellicer, a
pesar de recibir un manifiesto influjo del modernismo, es el primer arranque de quienes,
andando el tiempo, habrían de generar distintas, y aun opuestas, obras literarias.
Tal fue el brote que sobrepujó el estadio anterior de nuestra poesía. Bien es verdad que
paralelamente, y aun con anterioridad al grupo a que me refiero, otras corrientes irrumpieron
en los campos de la literatura,6 y a ellas, en justicia, se deben los primeros esbozos del
cambio sufrido por nuestra poesía. Pero, en esta ocasión, importa de manera única situar a
Xavier Villaurrutia en el ámbito cerrado de sus compañeros de trabajo, al fin y al cabo los que
con mayor vocación y efectividad supieron vislumbrar los linderos de su oficio. Así, pues,
precisemos que la obra de Villaurrutia nació y creció en el seno de un grupo del cual formaban
parte Pellicer, Jaime Torres Bodet, Jorge Cuesta, Gilberto Owen, Salvador Novo, Octavio G.
Barreda, José Gorostiza, Enrique González Rojo, Bernardo Ortiz de Montellano y algunos
otros artistas dedicados a géneros que no son los propiamente poéticos.
LA POESÍA DE XAVIER VILLAURRUTIA
Tres distintas y bien señaladas actitudes se advierten en la poesía de Xavier Villaurrutia.
Pasados los titubeos iniciales, de los que se conservan algunas muestras, se hace patente su
predilección por el engaño del juego —de palabras y de ideas— que llega a confundirse con
la inteligencia. Posteriormente, en su mejor época creadora, la emoción se somete a la estricta
vigilancia de las facultades intelectuales, en un justo equilibrio que lo hizo escribir sus más
hondos poemas; y en la etapa final, la emoción se sobrepone a la inteligencia con tal ímpetu,
que la obliga a restringir su ejercicio sólo a la superficie de las formas métricas. De estos
estadios cronológicos por los que pasó su trabajo literario es evidente que los momentos de
mayor intensidad fueron aquellos en que la razón atestiguaba la eficacia de lo emocional; es
decir, durante su segunda actitud, bajo la cual fueron concebidos algunos “nocturnos”. Cuando
descubría que una idea maduraba con tal intimidad que no fuese el simple reflejo de algo
objetivo, sino que se diera “en función de vida y preocupación auténticas”,7 entonces se
iniciaba en el poeta la transfiguración de lo que comúnmente llamamos inspiración poética. En
Nostalgia de la muerte, el libro central de la obra villaurrutiana, se han logrado algunos de
los poemas de más clara prosapia en este sentido. La emoción, vínculo inmediato con el
mundo, se convierte ahí en ideas que, acariciadas por el verso y volcadas en palabras, llegan a
constituir el poema.
Mas para llegar a esta aceptación de una estética afín en todo instante a una actitud ante la
vida y la literatura fue necesario descubrir, en expresiones casi monotemáticas, la dimensión
profunda de la existencia; echar en olvido, por consiguiente, aquella actitud de simple jugueteo
y regresar, como siempre, a cantar la misma canción de todos los poetas. Sin embargo, es
preciso decir que, entre bromas y veras, se nota cómo, desde sus incipientes ensayos líricos,
Villaurrutia se planteó un pretexto que sería el predominante: la muerte. Casi en la
adolescencia, escribió un poema —Ya mi súplica es llanto— en que habla del “día que no
espera” como término final de la vida. Recurre ahí a un concepto vulgar de la muerte que no
habría de persistir, pues al evolucionar su poesía con el correr de los años la muerte llega a
confundirse con el símbolo de la vida misma. Nuestra propia muerte, la que cada cual arrastra
consigo, y que Rainer María Rilke impuso en varias corrrientes poéticas aparecidas cuando ya
declinaba el modernismo en lengua española, fue luego el tema central del trabajo lírico de
Villaurrutia. Como en su hora Francisco de Quevedo, el poeta mexicano también reconoció en
la vida el recorrido de la muerte. “El hombre —escribió Villaurrutia— es un animal que
puede sentir nostalgia, echar de menos aun su muerte, que vive y experimenta en formas muy
misteriosas.”8 La angustia, la soledad, la noche, el silencio, las calles solitarias, los muros, las
sombras, el sueño, todo ese mundo nervalesco asido a su pluma confirmaba la intensidad de su
presencia en quien sabía que vivir es estar cumpliendo con la ineludible destrucción interior.
Si en aquellos poemas escritos en la primera juventud la muerte es sólo el día fatal, meta sin
vanagloria a la que debemos llegar irremisiblemente, tiempo después se ha convertido en la
señal que da testimonio de la vida, enseñoreada ya de la conciencia de quien se mira
transcurrir lenta pero inseguramente.
Quien lea Ya mi súplica es llanto advertirá también cómo ahí se alude a un motivo que
Villaurrutia dejó abandonado posteriormente: el tema de Dios. Ante la angustia de la muerte,
transformada en bella “nostalgia”, el escritor no buscaba aquel lógico refugio desde el cual lo
efímero pierde su fuerza, sino que prefería hacer descansar en su mundo privado el drama de
saberse perecedero. Sólo en su póstumo Soneto del temor a Dios vuelve a tocar la misma
cuerda —aquí de manera inmediata—, aunque en posición dispar de aquel poema ingenuo.
Pero la verdad es que pocas veces, muy pocas, nombrará a lo largo de su obra al Dios en que
nunca dejó de creer. Fue tema predilecto de su primera época, cuando aún no elegía el rumbo
por el que impulsó su arte.
En Ni la leve zozobra hay una invocación al “Señor”, con un lenguaje cuya castidad no se
halla lejana de la limpieza expresiva de Ramón López Velarde. El recordar la provincia y los
muebles de la casa y la tranquilidad de los espejos y la castidad de las mujeres —objetos y
cualidades gratos al poeta jerezano— no podía dejar de incidir en los versos del escritor
incipiente. En Reflejos —el primer libro de Villaurrutia— sobreviven abundantes muestras de
la huella velardeana tan cierta en sus composiciones anteriores. Ese recuerdo puede
apreciarse en imágenes como “aún no tenía la casa arrugas” y aun en el poema Pueblo que
Villaurrutia dedicó al pintor Diego Rivera. Pero los versos más característicos de esa
influencia son los de Tarde, que figura entre sus primeros poemas:
Un maduro perfume de membrillo en las ropas
blancas y almidonadas… ¡Oh campestre saludo
del ropero asombrado que nos abre sus puertas
sin espejos, enormes y de un tallado rudo!…
El ambiente provinciano leído en los libros de López Velarde, aprendido como una
lección, prestó la tónica provisional a su poesía y, en ciertos aspectos, aunque traducido en
personales sensaciones nada provincianas, delimitó el ejercicio de su obra posterior. Nada
exagerada es esta afirmación si evidenciamos cómo Villaurrutia nunca olvidará el trato
continuo de las cosas familiares en algunos de sus poemas, sino que por el contrario pondrá
sus cinco sentidos en rescatarlas de la sombra para convertirlas en versos misteriosos. Fue,
como él mismo gustó denominarse, un poeta que hacía el viaje alrededor de la alcoba. Con una
personal dimensión, desde el arbitrario punto de vista del hombre que pretende salvar
aquellos matices que con mayor propiedad reflejen el mundo privado de la emoción,
Villaurrutia vivifica las complicadas relaciones que la poesía es capaz de descubrir entre los
objetos cotidianos. Perdió, por tanto, el amor al “campestre saludo” y al “perfume de
membrillo”, y en cambio aprendió a ver tras los objetos virtudes que los singularizan y los
vuelven aptos para renacer con otro rostro en la concepción del poeta. Sin dilución en los
contornos, antes bien dotados de una vehemencia plástica que ilumina el sombrío trasfondo de
los poemas, surgen los objetos —y los ruidos y las luces y, en general, las sensaciones de toda
especie— a una vida diferente de la que el mortal común está acostumbrado a contemplar.
“Esta condición pictórica es esencial; hace de Villaurrutia un dibujador de poemas cuyo
problema técnico es sólo el de una línea limpia y continua, recuperada a veces a través de
vueltas, de curvas y de escorzos.”9 No pocas ocasiones las imágenes destacan con una
claridad enemiga del tono crepuscular de su espíritu. En el Nocturno muerto, aunando
sensaciones de orden diverso, habla de “un ruido sordo, azul y numeroso”. Y en el Nocturno
eterno se lee:
sale un grito inaudito
que nos echa a la cara su luz viva
y se apaga y nos deja una ciega sordera…
Todo eso, sin embargo, se halla circundado por una emoción reducida a la febril angustia
que todo lo consume. Desesperadamente, Villaurrutia construía su verso con el agónico aliento
de quien, minuto a minuto, sufría la avidez de los sentidos. Porque el mundo era para él, como
para los elegidos por el arte, la última oportunidad.
A la relativa riqueza temática visible en los poemas de Reflejos, corresponderá una posterior
reducción que hará de Villaurrutia un poeta singularmente entregado a erigir la elegía de un
mundo cuya aprehensión se halla a la mano, y en el cual es posible comprobar secretos
significados, extraños testimonios y posiciones imprevistas. Es un ir más allá de lo que los
sentidos perciben y captar con la palabra el hálito de la materia, con intenciones de petrificar
lo que se evapora, cumpliendo de ese modo una tarea inevitable de toda poesía original. Los
“nocturnos”, que señalan el clímax en que esta aguda sensibilidad se movió, representan en la
poesía mexicana contemporánea la decisión de penetrar con verdadera furia en el alma de las
cosas: al fondo siempre, al meollo de un mundo que no se ha hecho para nosotros, pero que se
aureola con un misterioso resplandor que sólo al poeta es dable captar. Por la atmósfera que
en ellos flota, recuerdan al evanescente Rodenbach, a la más sincera poesía del colombiano
José Asunción Silva, al reposo mortal de Rainer María Rilke. Se puede repetir de esta poesía
lo que González Martínez aplicó al primero de estos escritores: todo está ahí inmerso “como
en la alcoba de un enfermo, en una media luz, en un ambiente en que se anda quedo y de
puntillas, con el temor de despertar a quien duerme un sueño de convaleciente”.10
En Soledad, Cuadro, Amplificaciones y Calles, los cuatro poemas que Villaurrutia
prefería de su libro inicial, se adivinan problemas que después abordaría con mayor hondura.
Un mundo particularizado por la emoción y en el cual proyectaba sus nostalgias levanta ahí su
maltrecho imperio con la avidez del cáncer. Actitud contagiada por consabida tradición en la
poesía mexicana, cuando el tono menor, el tono “crepuscular”, se ha tornado en atormentada
inteligencia. Ni un alarde que no provenga de la intensidad de los sentidos y su aprehensión
por la conciencia, ni un solo verso que no haya sido matizado por la lucidez de la vigilia
nocturna, ni una relación con el mundo que no haya concurrido al tamiz de las sensaciones. Tal
parece que Villaurrutia tuviera al frente el pensamiento de López Velarde: “La verdadera
originalidad poética: la de las sensaciones”,11 que ambos habían aprendido en Baudelaire.
Mas si esta y otras razones anotadas arriba los acercan tan estrictamente, en cambio los separa
el desprecio que el poeta jerezano manifestó alguna vez por “la razón pura”, a la que
contraponía el “pasmo de los sentidos”.12 Aunque, por otra parte, no es conducible creer a pie
juntillas que ni la más repetida poesía de López Velarde consiguiera estrecharse a este
pensamiento. Porque ahí mismo, y ya Villaurrutia lo hizo notar en un famoso ensayo, se
desplegaba una fortalecida conciencia. Por ello, la afinidad, artificial en los primeros
momentos, se conserva en aquello que se refiere a la actitud ante el mundo y la poesía.
Luego vendrá la invasión de la literatura francesa. Proust y el contacto con algunos
escritores de las escuelas de vanguardia —Cocteau, Supervielle, Giraudoux, los surrealistas
— completan el marco desde donde Villaurrutia desplegará su trabajo poético. Por otra parte,
la influencia de André Gide —decisiva en su intencionada prosa— decidirá el último recurso
de su actividad literaria: la inteligencia. Poemas como el Nocturno de la estatua son a veces
paráfrasis de poesías francesas:13
Correr hacia la estatua y encontrar sólo el grito,
querer tocar el grito y sólo hallar el eco,
querer asir el eco y encontrar sólo el muro
y correr hacia el muro y tocar un espejo…
Pero también de esos años es la poesía alucinada que, entre juegos de palabras y de
sonidos, rescató al lívido temor de la muerte. Pocos ejemplos se aprecian en la historia de
nuestra lírica en que la fidelidad a la angustia y la predilección por la soledad hayan
producido con mejor eficacia esos momentos de la más auténtica emoción. A su lado,
concebido en el transcurso de varios años, se señala un poema que algunos consideran la obra
maestra: Décima muerte. Ceñida a la forma clásica, sólo alterada en la quinta y sexta de las
diez décimas que la componen, es un ejemplo de cómo construir un poema mediante el trazo
de un plan previo al que ha de ajustarse el desarrollo. Es, por excelencia, un poema de ideas,
resuelto con frialdad y cálculo. Como en ninguna otra de sus obras se precisa la idea de la
muerte, considerada desde diversos aspectos, lo mismo en la definición: “puesto que muero
existo”, que en la confusión con los elementos materiales:
¿No serás, Muerte, en mi vida,
agua, fuego, polvo y viento?
o en la alusión esperanzada:
y será posible, acaso,
vivir después de haber muerto.
En sustancia, su postura no es otra que la que adoptaron Rainer María Rilke y, siglos antes,
los poetas españoles: la suprema confesión de la soledad de quien se da cuenta de que “está
desde que nace / en los brazos de la muerte”.14 Para Villaurrutia ésta era la más alta expresión
de su existencia y de su poesía. Ni el amor, que en sus poemas adquiere preponderancia, logra
rescatarlo de esa desesperada conciencia. Más aún, su angustia erótica, presa en la agilidad de
los sentidos, sirve solamente para reafirmar esa profesión de fe en la enfermiza soledad.
Amor condusse noi ad una morte15 —que marca el fin de su más intensa época y lo hace
adoptar concepciones que lo conducirían al abandono de toda complicación— es en cierto
sentido el momento crítico de su posición estética. El poeta “vanguardista” empezaba a ceder
el paso a su otra personalidad, que prefería desbordar de manera sencilla la pureza de las
emociones. En el Nocturno de la alcoba, también, se manifiesta similar tendencia a descubrir
el juego y alejarse de complejidades que sugieran amor a la “literatura”. Casi toda la obra
posterior —comprendida en los dos últimos lustros de su existencia— se apresuró a
sostenerse en ese recién descubierto concepto de la comunicación, que en no breve medida lo
acercaba a la actitud adoptada en sus primeros poemas. En ese postrero estadio de su poesía
logró abundantes aciertos de desesperada calidad. Pueden ser un ejemplo las Estancias
nocturnas, al final de las cuales recoge el tema del “Non omnis moriar” que revela el
reconocimiento propio de la perduración de su obra en la conciencia de algunos espíritus
afines:
¡Seré polvo en el polvo y olvido en el olvido!
Pero alguien, en la angustia de una noche vacía,
sin saberlo él, ni yo, alguien que no ha nacido
dirá con mis palabras su nocturna agonía;
y otra cuarteta de esa misma serie, donde la aparición de una estrella hace que la soberbia se
insinúe:
Estrella que te asomas, temblorosa y despierta,
tímida aparición en el ciclo impasible,
tú, como yo —hace siglos—, estás helada y muerta,
mas por tu propia luz sigues siendo visible.16
Los poemas que siguieron a Nostalgia de la muerte derraman el deseo de dejar suelta la
brida a la emoción y completan el desarrollo de su personalidad literaria. Vendrá el olvido de
las imágenes pobladas de juegos de palabras, y el rigor del verso se deslizará con
melancólicos tonos por cauces menos vigilados por la inteligencia. Por vez primera,
Villaurrutia contempla desde la cima de su carrera literaria cómo el poeta puede ser, a veces,
el simple mensajero de la emoción. Sigue en vilo su nostalgia, persiste el propósito de
reconocer el misterio de las sombras, pero ha encontrado la frase llana donde recogerlos. Se
coronó, en esa forma, una empresa nunca estancada en un credo artístico, capaz de arriesgarse
en la aventura y en la búsqueda de dispares posiciones ante las tareas líricas. Si López
Velarde, según la observación de Villaurrutia, no murió prematuramente, sino en el cenit de sus
impulsos creadores, de igual manera me atrevo a pensar que Villaurrutia murió en similares
condiciones, cuando empezaba ya el viaje de regreso. Nos dejó una obra poética no muy
abundante, pero suficiente para que, al lado de nuestros más grandes poetas, se recuerde
siempre su nombre.
EL TEATRO DE XAVIER VILLAURRUTIA
Con la mayor dedicación, acrecentada en los últimos años de su existencia, Xavier Villaurrutia
abrazó la pasión por el teatro. Desde muy joven, al lado de compañeros con similares
preocupaciones —sobresalientemente Celestino Gorostiza y Julio Bracho—, contribuyó a
crear en México una nueva dimensión de las actividades escénicas.17 Primero, en 1928, con el
teatro de Ulises, que es el arranque de la transformación de aquel arte, en ese entonces
anquilosado en técnicas y obras españolas y francesas de fines de siglo. El grupo reunido en
Ulises dio a conocer piezas de autores extranjeros contemporáneos: O’Neill, Cocteau,
Vildrac… Años después, en 1932, Villaurrutia forma parte de otro experimento teatral que
dirige Celestino Gorostiza. Ahora se llamará Orientación. Como en el anterior intento, las
preferencias se inclinarán por “un teatro literario, culto, inteligente”,18 cuyos méritos
radicarán en hacer nacer en México el gusto por las obras de los últimos años y crear un
equipo de directores, escenógrafos y actores con ideas diferentes a las que imperaban en el
teatro profesional.
En una de las temporadas de Orientación, Villaurrutia da a conocer su primera obra
teatral: Parece mentira, y al año siguiente, ¿En qué piensas? La beca de la Fundación
Rockefeller (1935-1936), que disfrutó en la Universidad de Yale, lo reafirma en su vocación.
A su regreso a la patria, seguirá participando en actividades teatrales con el mismo vigor
juvenil. Desde entonces, a la vez que ejercía la crítica literaria y cinematográfica, y al mismo
tiempo que actuaba en redacciones de revistas y elaboraba su poesía, participó en múltiples
propósitos encaminados a restaurar la dignidad de nuestro teatro. Le preocupaba sobremanera
el hecho de que las primeras experiencias —en Ulises y Orientación— corrieran el riesgo de
caer en el vacío y, como autor y como director, trabajó asiduamente en bien de ese género
artístico.
Porque si abierto estuvo siempre a todas las incitaciones de la mente y del espíritu —expresó Celestino Gorostiza ante la
tumba del escritor—, no lo estuvo menos para las de la acción y las de las realizaciones materiales que beneficiaran a la
cultura de su patria. Casi no hubo en los últimos veinticinco años un plan, un proyecto de organizaciones artísticas, culturales
y educativas en que no participara activa y entusiastamente.
Como autor teatral, Villaurrutia no se olvidó de los procedimientos que tan lúcidamente aplicó
a la poesía. La inteligencia, desnuda en ágiles diálogos, preside la trama de sus obras, y la
ironía, repartida por igual entre los personajes, juega importante papel en el proceso y en el
desenlace de las escenas. Sus obras menores en un acto se resuelven con la facilidad mecánica
del soneto. Cuidadosamente elaboradas, figuran entre las mejores que ha producido el teatro
mexicano, y constituyen los preliminares para introducirse en la dilatada concepción de piezas
mayores — Invitación a la muerte, La mujer legítima, La hiedra, por ejemplo—, donde esas
prácticas formales hicieron de su trabajo uno de los más diestros y de mayor sello personal.
Villaurrutia prefería crear los personajes antes que recogerlos del mundo circundante.
Frente a la realidad cotidiana, opuso una realidad inventada en que las ideas dominan las
intervenciones de sus personajes: seres nacidos de la imaginación, apenas relacionados con
nuestros prójimos, o fantasmas que representan, cada cual por su parte, las múltiples facetas
de la conciencia villaurrutiana. Son, por sustancia propia, personajes y no personas. “Estas
vidas matemáticas —dice Gorostiza— no tienen nada que ver, naturalmente, con la realidad,
en cuanto, lejos de buscar en ella su modelo, se convierten en su modelo, la llevan a un plano
ideal para someterla a su lección de disciplina y rigor.”19 El realismo era, pues, para
Villaurrutia una propensión literaria con la que no mostraba afinidad. Fiel a tendencias que
exigen del teatro el afán de inventar su propio mundo con un irremplazable lenguaje, insistió,
aun en sus últimas piezas, en no relacionarlo con situaciones distintas de las exclusivamente
teatrales; es decir, sus obras no intentaban “resolver más problema que el que ellas mismas se
planteaban”.20
Si en las representaciones Villaurrutia obtuvo éxitos inmediatos, en la lectura sus obras
cobran sinfín de cualidades, derivadas del juego de las ideas sostenidas en intencionadas
frases que a menudo suplantan el movimiento escénico. En buena proporción, es un teatro
“más propio para ser leído que representado”.21 Bella y cuidadosamente escrito, con el
imprescindible relieve en cada uno de los parlamentos, el diálogo combina la rapidez mental y
el correcto lenguaje, signos reveladores de un ingenio que en ningún momento fue el de un
improvisado. La frase cumple, dentro de la composición general de la obra, similar papel que
las palabras en el desarrollo del poema. La continencia ante posibles desbordamientos
efusivos, la justeza de las palabras respecto a los estados de ánimo de los personajes y la
oportunidad con que intervienen en la conversación haciendo uso de premeditadas y
aforísticas frases son distintivos de la obra teatral villaurrutiana. Eso es lo que sobrevive de
su teatro y lo que con más sostenido aliento lo define. Porque si en los temas Villaurrutia supo
abordar las relaciones sociales de la clase media, los conflictos familiares y los oscuros
mecanismos amorosos, también es evidente que todo ello sólo aparenta ser un pretexto para
manifestar, con la magia de un arte rigurosamente ejercido, su múltiple personalidad.
LAS PROSAS VARIAS DE XAVIER VILLAURRUTIA
En contadas oportunidades, Xavier Villaurrutia se atrevió con el relato, el cuento, los apuntes
privados y, en un solo caso, la crónica taurina. Ejemplo sobresaliente es Dama de corazones,
escrita en 1925 y 1926, derivada de influencias entonces no habituales en nuestro país. Libro
de imaginación, lo autobiográfico señala —tanto en las acciones como en los pensamientos—
la intención y el valor de sus propósitos. Aun los personajes que en esa serie de estampas
complementan la visión personal se reducen a normas previstas para amoldar debidamente la
figura del relator. De ahí que Dama de corazones no haya querido ser una novela, ni un relato,
ni un cuento, sino específicamente un “ejercicio” en el cual la nostalgia divide honores con la
inteligencia. A este respecto, en sus apuntes —Variedad—, Villaurrutia reproduce una
observación que, en carta, dirigió al cubano Jorge Mañach: “Hasta ahora, yo mismo, en la
prosa, no he pretendido sino encontrar palabras adecuadas a una sensibilidad nueva en mí y
fuera de mí. Eso quiso ser mi relato (Dama de corazones) no más. Y sólo cuando lo pienso
como un ejercicio puedo aceptarlo y —añadiré— sólo así es justo pensar en él”.
Precursora del misterio que presidiría una etapa de sulírica, Villaurrutia concibió Dama
de corazones desde el rincón ávido de un Marcel Proust prematuro. Por sus páginas circulan
los recuerdos de viajes nunca cumplidos, las referencias funerales, las lecturas inmediatas, la
pasión por la soledad, el sombrío afecto de nuestros prójimos, mucho de ello inmerso en un
ambiente que no desdeñaría Georges Rodenbach. La “cámara lenta” a que recurre el joven
escritor, provisionalmente acelerada con frases ingeniosas, domina los hechos y el desarrollo
interior de las ideas que los sustentan. Así, las reflexiones que concede a Aurora —su
hermana y ella forman la doble imagen del naipe “dama de corazones”— se armonizan con las
que él mismo suele repetir al correr del texto:
¿Vivir la vida? No entiende la práctica de esta frase. Comprende que no hacemos sino vivir nuestras costumbres. Apenas si
en el sueño, vertiginosamente, vivimos en intensidad, en sólo un instante, lo inesperado, lo trágico, la felicidad, el azar. Para
ella, todo lo que no es sueño no es vida. Sonríe y añade que la más perfecta de nuestras costumbres en nada difiere de la
muerte. Dormir sin soñar ¿qué otra cosa es sino morir?
Y al evocar su propia muerte, Villaurrutia la define: “Morir equivale a estar desnudo,
sobre un diván de hielo, en un día de calor, con los pensamientos dirigidos a un solo blanco
que no gira como el blanco de los tiradores ingenuos que pierden su fortuna en las ferias.
Morir es estar incomunicado felizmente de las personas y las cosas, y mirarlas como la lente
de la cámara debe mirar, con exactitud y frialdad. Morir no es otra cosa que convertirse en un
ojo perfecto que mira sin emocionarse”.
Otras prosas, de menor relieve, escribió Villaurrutia: el cuento cinematográfico El amor
es así…, que no habrá sido llevado a la pantalla; el relato despectivo Mauricio Leal; el
Monólogo para una noche de insomnio, consideración estética con deslices educativos; la
Oda en la muerte de Anatole France, dedicada al viejo escritor de tanto arraigo entre los
periodistas de la generación precedente; el Éxodo, capítulo de una biografía jamás redactada
de Cuauhtémoc y, finalmente, Bajo el cielo de Tauro, crónica delatora de su impericia en
materia taurina. Estos textos son, más que rasgos de habilidad literaria de Villaurrutia, signos
de su gusto por deambular en campos que no eran los suyos. Sin embargo, quedan como una
pertinente curiosidad que ayuda a comprender el afán de desleír la holganza durante los lapsos
que sus labores puramente poéticas le concedían.
LA CRÍTICA DE XAVIER VILLAURRUTIA
Desde un principio, la literatura, las artes plásticas, el cine, atrajeron la atención de Xavier
Villaurrutia. En la primera juventud, más que la vocación creadora, dominaba a su espíritu el
deseo de llegar a ser un enjuiciador de libros. La poesía no era sino una ocupación que cuidó
al margen de ese gran deseo. El teatro, como autor, sería un problema posterior, aunque no
tardío, y las incursiones en otros géneros literarios apenas sobrepasaban el placer de la
afición. Las tesis de Gide, principalmente, hicieron que en él maduraran las aptitudes críticas.
“Desde muy temprano, la crítica ejerció en mí una atracción profunda —dice en el prólogo a
Textos y pretextos—. Confieso que apuraba los libros de crítica con la avidez con que otros
espíritus no menos tiernos apuran novelas y libros de aventura.” Y del juicio acerca de los
libros de sus contemporáneos ascendió al juicio acerca de otras actividades artísticas. No fue,
con todo, un intelectual sistemático, capaz de dejar establecidos en teorías los métodos o sus
concepciones, sino que abordaba los temas llevado del impulso inmediato que lo conducía a
rescatar algo de lo que él mismo era. Justificaba con ellos la agudeza de sus observaciones y
se divertía en el gozo que le procuraban la lectura o la pintura, la pieza teatral o la obra
cinematográfica. No olvidaba fácilmente el aforismo gideano: “No es tan importante lo que
leo, como la manera como lo leo… Que lo importante resida en tu mirada y no en la cosa que
miras”. Por eso, nada raro es que confiese que al explicar a un autor se ayudaba a descubrir y
examinar su propio drama. Con esa convicción, se informó e informó a los demás acerca de lo
que de sí mismo había en la obra ajena. Esto, sin ser estrictamente verdad —sobre todo en
algunos escritos explicativos sobre pintura—, matiza su tarea con velos personales, siempre
insinuantes, que atraen la atención sobre aquello que precedentemente él creía descubrir.
Entre los méritos de su labor crítica, Villaurrutia cuenta el de haber contemplado con
distintas preferencias la poesía de Ramón López Velarde. “A los ojos de todos —escribe— la
poesía de Ramón López Velarde se instala en un clima provinciano, católico, ortodoxo. La
Biblia y el Catecismo son indistintamente los libros de cabecera del poeta; el amor romántico,
su amor; Fuensanta, su amada única.” Ese aspecto de la poesía velardeana, reflejo de una
moda temática que poco a poco se apoderaba de los poetas de nuestra lengua, era lo que
mayormente resplandecía a la mirada de los entusiastas, con el riesgo inmediato de
desvanecer otras facetas que incidían las zonas profundas del espíritu. Después de la
publicación de La sangre devota (1916), el cambio de procedimientos formales alarmó a
algunos lectores. José de J. Núñez y Domínguez lo advirtió y, tras de elogiar la primera
manera de López Velarde, agregó: “Extraviado ahora por el sendero de la extravagancia,
acopla versos y más versos, atropellando deliberadamente el ritmo, ejecutando malabarismos
musicales ingratos al oído, sutilizando la metáfora hasta convertirla en nebulosa, perdiéndose
en la oscuridad de figuras incomprensibles a fuerza de quintaesenciadas”.22
En cambio, Jorge Cuesta en más de una ocasión inclinó su simpatía por el segundo libro de
López Velarde, Zozobra (1919): “Una gran injusticia con López Velarde, en sus magníficos
poemas, se comete al preferir su poesía mexicanista. López Velarde, en sus magníficos
poemas, no le roba a su país lo que tiene; él es quien lo da”.23 Y en la Antología de la poesía
mexicana moderna (1929) afirma: “Ramón López Velarde murió joven, pero no antes de dejar
en la poesía mexicana las huellas más durables. Éstas no deben buscarse en la superficial
originalidad que hizo de él en seguida el jefe de una escuela, dándole un numeroso grupo de
prosélitos. Una influencia realmente honda se produce difícil y tardíamente, y sobre pocos
individuos, sobre los mejores”. Años después, en 1934, insistió: “De Ramón López Velarde…
se ha hecho el representante de una escuela mexicana; se ha hecho, pero indebidamente:
Ramón López Velarde es uno de los poetas más originales de México”.24 No se halla en
contradicción con estas precisiones de Cuesta lo que Torres Bodet afirmó en tiempos
juveniles: “Temamos a los poetas nacionalistas. El tono de un país lleva consigo la obra de
arte como lleva consigo el tono de una época, por fatalidad”.25 Villaurrutia condensó, en el
prólogo a los Poemas escogidos, todos aquellos rumores que su generación compartía acerca
del poeta zacatecano. En el zigzag de luces y sombras de su ensayo esplende el drama del
espíritu por encima de la gracia que a aquella poesía prestaban los recuerdos de la provincia.
El amor, las mujeres y la muerte, además de la religión, salen a flote entre las zonas en que
debaten el cielo y la tierra, la virtud y el pecado, el ángel y el demonio.
En términos generales, Villaurrutia adoptó las proposiciones acostumbradas en otras
latitudes en lo que atañe a la relación del arte con la naturaleza, con el individuo creador, la
moral, la nacionalidad. Como fruto del hombre, además de oponerse a la naturaleza y ser una
expresión de lo individual, el arte es “inútil” y sólo es viable por la forma en que descansa.
Gide había escrito en su prefacio a Las flores del mal: “La forma, razón de ser de la obra de
arte, es algo que el público no aprecia sino mucho más tarde. La forma es el secreto de la
obra”. Y Villaurrutia, al hablar de formas, cuidaba la de su pluma, lo mismo al referirse a
asuntos literarios que pictóricos, o al argumentar sobre el significado del cinematógrafo o
sobre teorías puramente estéticas. Quien lea sus escritos de índole crítica palpará las
afinidades con que imponía su criterio cuando abordaba cualquier tema artístico y,
paralelamente, mirará el amplio universo estético en que frecuentemente se internaba armado
no sólo de buena voluntad.
Paréceme a mí —observa José Rojas Garcidueñas— que las cualidades relevantes de la crítica de Villaurrutia están en la
solidez interna y en la ortogeneidad de sus atisbos o sus hallazgos, y a ellas se adunan la finura del trazo, la sutileza de la
observación, sin olvidar, claro está, el buen estilo que a todo ello presta elegancia, y los continuos toques de ingenio, tan
propios de su manera de escribir, que era, asimismo, una de las características de su manera de ser.26
Pocos escritores mexicanos han conservado, hasta el final, la actitud inquebrantable que,
respecto a la devoción artística, mantuvo Xavier Villaurrutia. No fue su oficio un quehacer
fácil de desvirtuar: la variedad de su producción literaria así lo testimonia. “La herencia que
Xavier Villaurrutia nos deja —dijo Celestino Gorostiza— ha prendido en muchos corazones y
habrá de crecer y multiplicarse, y vivirá aún y será más rica cuando de las frivolidades de su
tiempo no quede ni la sombra de un recuerdo.” Porque, por encima de las calidades de su
obra, Villaurrutia hace que el complicado y singular mundo de su conciencia perdure en la
historia de la literatura mexicana como una lección de rigor personal y un ejemplo de
apasionada vocación por las más altas manifestaciones de la cultura.
ALÍ CHUMACERO
1 Ulises, núm. 2 de junio, 1927.
2 Ulises, núm. 4 de agosto, 1927.
3 Ibid.
4 Ibid.
5 Ibid.
6 Véase José Rojas Garcidueñas, “Estridentismo y contemporáneos”, en Universidad de México, vol. VI, núm. 72,
diciembre, 1952.
7 José Luis Martínez, “Con Xavier Villaurrutia”, Tierra Nueva, año I, núm. 2, marzo-abril, 1940.
8 “Una carta de X. V.”, Letras de México, núm. 29, 1º de julio, 1938.
9 Rodolfo Usigli, “Xavier Villaurrutia”, Letras de México, núm. 4, 15 de marzo, 1937.
10 Tres grandes poetas belgas (Rodenbach, Maeterlinck, Verhaeren), con una conferencia de Enrique González
Martínez, Cvltvra, México, 1918, p. 8.
11 Prólogo a Campanas de la tarde, de Francisco González León, Ediciones México Moderno, México, 1923.
12 Ibid.
13 En Saisir, Jules Supervielle escribe:
Saisir, saisir le soir, la pomme et la statue,
saisir l’ombre et le mur et le bout de la rue.
Saisir le pied, le cou de la femme couchée
et puis ouvrir les mains. Combien d’oiseaux lâchés...
14 Calderón de la Barca, La nada de la vida.
15 Este poema tiene un antecedente directo en otro de Salvador Novo, Amor, del libro Espejo.
16 Es manifiesta la afinidad de estos versos con un poema de José Asunción Silva que lleva por título una interrogación: …?
…:
Estrellas que entre lo sombrío
de lo ignorado y de lo inmenso
asemejáis en el vacío
jirones pálidos de incienso...
¡Estrellas, luces pensativas!
¡Estrellas, pupilas inciertas!
¿Por qué os calláis si estáis vivas,
y por qué alumbráis si estáis muertas?
17 El mejor texto para informarse sobre la renovación de nuestro teatro, a partir de esas experiencias, es el libro Imagen
del teatro, de Antonio Magaña Esquivel, Letras de México, 1940.
18 Ibid., p. 92.
19 “El teatro de Villaurrutia”, Letras de México, núm. 26, 1º de abril, 1938.
20 Celestino Gorostiza, “El teatro de Xavier Villaurrutia”, Cuadernos Americanos, año XI, núm. 2, marzo-abril, 1952.
21 Miguel Guardia, “El teatro de Villaurrutia”, México en la Cultura, suplemento dominical del diario Novedades, núm.
102, 14 de enero, 1951.
22 Los poetas jóvenes de México, Librería de la Vda. de Ch. Bouret, México, 1918, p. 22.
23 “¿Existe una crisis en nuestra literatura de vanguardia?”, El Universal Ilustrado, 14 de abril, 1932.
24 “El clasicismo mexicano”, El Libro y el Pueblo, agosto, 1934.
25 Contemporáneos (Notas de crítica), Herrero, México, 1928, p. 119.
26 “Xavier Villaurrutia, crítico”, Nivel (Gaceta de Cultura), núm. 25, 25 de enero, 1961.
FUENTE:
Recopilación de textos por
MIGUEL CAPISTRÁN, ALÍ CHUMACERO
Y LUIS MARIO SCHNEIDER
Bibliografía de Xavier Villaurrutia por
LUIS MARIO SCHNEIDER
Letras Mexicanas
FONDO DE CULTURA ECONÓMICA
Primera edición, 1953
Segunda edición, aumentada, 1966
Primera reimpresión, 1974
Primera edición electrónica, 2015
D. R. © 1953, Fondo de Cultura Económica
Carretera Picacho-Ajusco, 227; 14738 México, D. F.
Empresa certificada ISO 9001:2008
Comentarios:
editorial@fondodeculturaeconomica.com
Tel. (55) 5227-4672
Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, sea cual fuere el medio. Todos los contenidos que se incluyen tales como
características tipográficas y de diagramación, textos, gráficos, logotipos, iconos, imágenes, etc., son propiedad exclusiva del
Fondo de Cultura Económica y están protegidos por las leyes mexicanas e internacionales del copyright o derecho de autor.
ISBN 978-607-16-2697-4 (ePub)
Hecho en México - Made in Mexico